Buscar este blog

lunes, 22 de enero de 2024

176. El modernismo catalán. 3.

 “El modernismo catalán es principalmente arquitectura…” 

El modernismo catalán o “modernismefue un estilo fundamentalmente arquitectónico (aunque no exclusivamente, como podremos ver más adelante) que se desarrolló en Cataluña y principalmente en Barcelona, a lo largo de unos 50 años, entre 1880 y 1930

Forma parte, sin duda, de la corriente general que surgió en toda Europa a finales del siglo XIX y que adquirió, tal y como hemos tenido oportunidad de ver en las dos entradas anteriores dedicadas a este tema, diferentes matices según el país en que se desarrollaba. 

Desde el Renacimiento hasta nuestros días: 174. El modernismo catalán. 1. (desdeelrenacimientohastanuestrosdias.blogspot.com)

Desde el Renacimiento hasta nuestros días: 175. El modernismo catalán. 2. (desdeelrenacimientohastanuestrosdias.blogspot.com)

En Cataluña, probablemente la parte de España más abierta en ese momento histórico a las innovaciones europeas, adquirió una personalidad propia y diferenciada y se convirtió en un tipo de modernismo que fue, con seguridad, el que más desarrolló los postulados del movimiento, al menos en lo referente a sus pautas arquitectónicas, haciendo de Barcelona un verdadero estandarte de este estilo urbano y claramente alto burgués. 

Se desarrollaron nuevos conceptos arquitectónicos, basados en una cierta exaltación de las formas inspiradas por la Naturaleza y en la reivindicación de nuevos materiales de construcción como el hierro y el vidrio que, junto con la piedra y la madera, cambiaron radicalmente tanto el exterior como el interior de las nuevas construcciones. 

 Los arquitectos, en colaboración con artesanos de todo tipo (escultores, vidrieros, forjadores, marmolistas, ebanistas etc.), llenaron las fachadas con ornamentos imaginativos en los que pájaros, hojas, flores y todo tipo de animales o figuras fantásticas eran adornos habituales. Las ventanas y los balcones adquirieron un nuevo protagonismo alcanzando, muchos de ellos, categoría de “obra artística” debido a la complejidad y calidad de su diseño. 

El desarrollo del modernismo fue en Cataluña claramente fomentado por su burguesía que se sentía claramente catalana (1) y que tenía a gala tanto su cultura como su sensibilidad para el arte. 

Esta burguesía veía en esta nueva arquitectura una forma de diferenciarse a la vez que satisfacía sus ansias de modernización y sofisticación. Fueron muchos los arquitectos que allí se adhirieron a este movimiento (todo lo contrario que en el resto de España en donde este estilo no fructificó, a pesar de que se puedan encontrar algunas muestras de arquitectura modernista esparcidas por todo su territorio, generalmente fruto de arquitectos catalanes). 


Destacan de forma espectacular las figuras de Antoni Gaudí, Lluís Doménech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch

Sus obras constituyen hoy en día el principal reclamo de una ciudad ya de por sí poseedora de otros muchos atractivos. 

Antoni Gaudí (1852-1926) (2) es hoy la figura prototípica del modernismo catalán a pesar de que su obra es relativamente escasa. Con un estilo estético, en sus inicios cercano a las pautas goticistas (estilo romántico de idealización gótica y corte historicista), fue evolucionando en un personal eclecticismo que entroncó con muchos de los presupuestos modernistas. 

Tuvo la fortuna de contar con ricos mecenas que le dieron una libertad de medios que sin duda impulsó su creatividad, gestionando sus obras no sólo desde un punto de vista arquitectónico sino claramente artístico. Como señala Klaus-Jürgen Sembach: “sorprendente tuvo que ser la circunstancia de que el arquitecto se convirtiera progresivamente en un escultor que comenzaba las casas sin planos fijos y las realizaba como si estuviera modelando una figura. Esta forma de actuar tan heterodoxa sería el fundamento del mito del Gaudí artista, que parecía haber logrado hacer realidad una utopía: liberar a la arquitectura de la dictadura del ángulo recto(3)

Entre sus obras más importantes podemos señalar: El Palacio y el Parque Güell





la casa Milá/Pedrera

Casa Milà (La Pedrera) | Edificio de Gaudí en Barcelona



la casa Batlló

Venta de entradas | Casa Batlló, Web oficial (casabatllo.es)

FANTASÍAS DE GAUDÍ, ¡LA CASA BATLLÓ! (youtube.com)




la Sagrada Familia

La Sagrada Familia - Proveedores oficiales de entradas - Sagrada Familia

El final de Gaudí y la Sagrada Familia | España al descubierto (youtube.com)

Inside La Sagrada Familia: Barcelona’s Unfinished Masterpiece | TIME (youtube.com)

También podemos reseñar algunas de sus obras realizadas fuera de la provincia de Barcelona como “El capricho” en Cantabria (ver foto más arriba) o el Palacio Episcopal de Astorga. 


Palacio Episcopal de Gaudí, en Astorga - Horario, características, historia



-continuará-

Notas:

(1). “La situación política y cultural de Cataluña, con su centro en Barcelona hacia 1900, estaba determinada, como ninguna otra región de Europa, por una lucha de siglos a favor del reconocimiento de su propio modo de vivir. Los conflictos se remontaban al siglo XV y se habían agravado a principios del XVIII. En 1.714 el rey Felipe V abolió todos los privilegios de la región y la sometió definitivamente al dominio de Castilla. Sin embargo, todos los intentos del poder central para lograr la represión, tanto política como cultural, provocaron constantes conflictos en la época posterior y el “problema catalán” llegó a convertirse en una carga permanente de la política interna española. A lo largo del siglo XIX se sucedieron una serie de sublevaciones, levantamientos y atentados”…”Los catalanes, privados del poder y vigilados celosamente por Madrid, se dedicaron a las empresas económicas. La vecindad con Francia, de una modernidad incomparable, contribuyó a impulsar esta renovación a partir de su propio esfuerzo. En el último cuarto del siglo XVIII la zona se encontraba entre las regiones mediterráneas económicamente más modernizadas. A principios del XIX se mantuvo el impulso ascendente…la industrialización incipiente pudo desarrollarse aquí con más facilidad que en otras regiones españolas…Alrededor de 1900 Barcelona era la provincia más poblada, industrializada y opulenta”. (Klaus-Jürgen Sembach. “Modernismo”. Editorial TASCHEN. Bonn 2007. Pág.73) 

(2). La información sobre Gaudí es extraordinariamente abundante y el lector interesado no encontrará ninguna dificultad para acceder a monografías de su vida y obra. Para estas entradas he consultado principalmente el libro “Gaudí” de editorial TASCHEN, más las referencias generales a su obra en los libros sobre el movimiento Modernista. 
Incluyo aquí unas interesantes notas extraídas de la Wikipedia: “Antoni Gaudí i Cornet (Riudoms o Reus, 25 de junio de 1852 – Barcelona, 10 de junio de 1926) fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que tenían que hacer. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso “trencadís” hecho con piezas de cerámica de desecho. Después de unos inicios influenciado por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por el público en general: la Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005 siete de sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.” Referencia: Antoni Gaudí - Wikipedia, la enciclopedia libre

(3). Klaus-Jürgen Sembach. “Modernismo”. Editorial TASCHEN. Bonn 2007. Pág.76.

Todas las imágenes y/o vídeos que se muestran  corresponden al artista o artistas referenciados.
Su exposición en este blog pretende ser un homenaje y una contribución a la difusión de obras dignas de reconocimiento cultural, sin ninguna merma a los derechos que correspondan a sus legítimos propietarios.
En ningún caso hay en este blog interés económico directo ni indirecto.
Texto: Javier Nebot

domingo, 14 de enero de 2024

175. El modernismo catalán. 2.

En la entrada anterior mencionábamos algunos de los principales representantes del modernismo en Francia.

Desde el Renacimiento hasta nuestros días: 174. El modernismo catalán. 1. (desdeelrenacimientohastanuestrosdias.blogspot.com)

No podemos abandonar este país sin sin hacer una referencia a la Escuela de Nancy, ciudad en donde el arquitecto Emile André, el pintor Armand Lejeune, los vidrieros Jacques Grüber (1870-1936) y los hermanos Auguste y Antonín Daum y sobre todo el artista Emile Gallé (1846-1904) (1), fueron extraordinarios referentes del movimiento. 

Escuela de Nancy - Wikipedia, la enciclopedia libre

Tampoco podemos dejar de mencionar al que considero uno de los creadores de joyas más sugestivos de la historia: René Lalique (2). Sus creaciones son pequeñas obras de arte que materializan a la perfección los criterios estéticos del modernismo. 


En Austria el Modernismo, bajo el nombre de “Sezessionstyle”, estuvo representado también por figuras claves como Otto Wagner (3) (un arquitecto constructor de algunas de las casas más excepcionales de Viena como la Majolikahaus de 1898, la Ankerhaus de 1894, o el Wagner Palace de 1890/91, por poner sólo algunos ejemplos representativos) o Adolf Loos

https://es.wikipedia.org/wiki/Majolikahaus





              Adolf Loos: "El ornamento es delito" (arquitecturaydiseno.es)              

En ese país el pintor Gustav Klimt (4) destacó con luz propia debido a su peculiar (y, por desgracia, archi reproducido) estilo dentro y fuera de su país. 



También en Alemania el modernismo tuvo sus seguidores (“Jugendstyl”) y uno de sus precursores fue Marc Klinger (1857-1920), seguido de figuras como August Endell (1871-1925) -arquitecto constructor de la Elvira Haus en 1886 en Munich-, Bruno Paul, Riemerschmid, Henry van de Velde, o el escultor Hermann Obrist (1863-1927). 

https://www.epdlp.com/edificio.php?id=9511

En otros muchos países (Italia -estilo Liberty o Floreale-, Hungría, Finlandia etc.) se dieron también buenos artistas representativos del movimiento aunque éste no tuvo la entidad alcanzada en los ya comentados (5)

Para terminar está introducción no se puede dejar mencionar a la figura del brillante iniciador norteamericano: el ceramista y vidriero Louis Comfort Tiffany (6). Sus obras forman parte ya del imaginario colectivo debido a su profusa difusión en múltiples films, amén de por la innegable belleza de sus obras, popularizada también por la infinidad de copias de sus lámparas efectuadas por el gigante asiático especialista en clonar.



Notas:

(1) Emile Gallé (1846-1904) nació en el seno de una familia de artesanos en Nancy. El negocio de su padre era la cristalería y la cerámica decorativa. El negocio prosperó y se convirtió en uno de los mayores y más exitosos productores de cristalerías de Europa. Estudió botánica y mineralogía y combinó su conocimiento técnico de la química con su amor a la naturaleza y al arte. Aplicó su visión artística al diseño de muebles así como al trabajo con el vidrio que fue el que realmente le dio renombre y fama. Gallé expuso por primera vez su obra en París en 1889 y a lo largo de toda la década siguiente experimentó con el vidrio realizando unas obras excelentes que realmente merecen la categoría de obras de arte. En 1895 los trabajos de Gallé se mostraron en la galería L´Art Nouveau de Sigfried Bing junto a obras de Lalique, Rodin, Pisarro, Bonnard y Toulouse-Lautrec.

Émile Gallé - Wikipedia, la enciclopedia libre

 Émile Gallé. El vidrio Art Nouveau en el mercado - TasArt

Émile Gallé — Google Arts & Culture

Escuela de Nancy - Wikipedia, la enciclopedia libre

(2). René Lalique (1860-1945) nació en Marne, Francia y comenzó su carrera como joyero. A comienzos de la década de 1890 ya diseñaba para algunas celebridades como la actriz Sarah Bernhardt (1874-1934). Sus elegantes y atrevidos diseños triunfaron en Paris cuando fueron expuestos en la Exposición nacional de Artes Industriales. Observar sus creaciones nos hace descubrir un mundo claramente inspirado en la naturaleza en donde animales y plantas son los motivos recurrentes y base de una prodigiosa imaginación. Algunos estudiosos sugieren que el éxito de Lalique se debió en parte a su visión de que los objetos bellos deben ser accesibles a todos y para ello utilizó a menudo piedras semipreciosas y esmalte en lugar de oro y diamantes (supongo que en su momento pudo ser así porque hoy en día dudo que sus realizaciones estén al alcance de cualquiera). En el Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa hay una excelente –aunque pequeña- colección de algunas de sus creaciones. En el catálogo de este museo se le dedican las páginas 171 a 176 a las obras expuestas de este autor. 

Ocio Inteligente: para vivir mejor: Fotos personales JNC (5): Museo Gubelkian de Lisboa. (ociointeligenteparavivirmejor.blogspot.com)

René Lalique — Google Arts & Culture

René Lalique, el joyero del Art Nouveau · Instituto Gemológico Español (ige.org)

René Lalique, l'homme de verre (youtube.com)

René Lalique (youtube.com)

(3). Otto Wagner nació en Viena y estudió en la Academia de Bellas Artes convirtiéndose en un personaje muy influyente en el desarrollo de los estilos arquitectónicos y métodos modernos. Pensaba que la arquitectura debía llevarse a cabo utilizando técnicas de construcción y materiales modernos. Contribuyó, junto con algunos de sus 25 estudiantes, al llamado movimiento secesionista que en 1897 se separó de la escuela conservadora. Viena disfruta de muchas de sus obras que se consideran un puente entre el Art Nouveau y el Art Decó. El estilo de Wagner mezcla la ornamentación con la austeridad lo que le diferencia mucho de otros artistas modernistas como Gaudí en el que la exuberancia creativa parece ser la señal identitaria. 

Otto Wagner - Wikipedia, la enciclopedia libre

Wagner, Otto - Edificios y Proyectos - WikiArquitectura

(4). Gustav Klimt (1862-1918) pintor super popularizado hoy en día a través de la reproducción de sus obras más emblemáticas en todo tipo de soportes. Su conocido “El beso” es uno de los posters más socorridos de muchos hogares con pretensiones de belleza. Perteneciente al movimiento de la Secesión, que buscaba distanciarse en pintura de las tendencias historicistas y académicas, lideró este movimiento entre 1897 y 1905. Para Klimt el arte necesitaba explorar más profundamente la emoción y romper con todas las convenciones para conseguirlo. Él lo consiguió creando toda una serie de pinturas y murales extraordinariamente decorativos y, a menudo, profusamente bañados en oro. Algunas de sus obras más atrevidas ahondaban en temas del subconsciente, impulsos y deseos y suscitaron en su momento encendidas polémicas. Sobre Klimt hay una gran cantidad de libros publicados en español. Al igual que para otros creadores que he mencionado antes una buena iniciación puede ser el libro de TASCHEN “Klimt” (autor Gottfried Fliedl). 

Gustav Klimt - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)

Gustav Klimt, el artista que pintaba con oro (nationalgeographic.com.es)

(5). Sobre el Modernismo/Art Nouveau en otros países de Europa es recomendable el libro de editorial Ullmann “El modernismo”, autor Gabriele Fahr-Becke, que ofrece una extensa y cuidada visión de las obras realizadas en los diferentes países. 

(6). Louis Comfort Tiffany (18 de febrero de 1848 - 17 de enero de 1933) fue un artista y diseñador industrial estadounidense muy conocido por sus trabajos en vitral y es el artista de Estados Unidos que más se asocia con el movimiento art Nouveau. Tiffany fue pintor, decorador de interiores, diseñador de ventanas y lámparas en vitral, mosaicos de vidrio, vidrio soplado, cerámica, joyería y trabajos en metal. Sus vidrieras constituyen casi un arquetipo del arte decorativo modernista, vidrieras que no solo se utilizaron para murales o ventanas sino para el diseño de lámparas de muy alto valor creativo. “En su fábrica usaba vidrios opacos en variedad de colores y texturas para crear un estilo único de vitrales, que contrastaba con el método de vidrios transparentes pintados o esmaltados que habían sido los métodos dominantes en la creación de vitrales durante cientos de años en Europa. El uso de vidrio con color para la creación de 26 vitrales fue motivado por los ideales del movimiento Arts and Crafts y su líder William Morris en Inglaterra. El artista y vidriero John La Farge fue el principal competidor de Tiffany en este nuevo estilo norteamericano de vitral. Los dos habían aprendido el oficio en la misma vidriería de Brooklin a finales de 1870. En 1893 Tiffany construyó una nueva fábrica, llamada Tiffany Glass Furnaces, localizada en Corona Queens, New York. Ese mismo año su nueva compañía introdujo el término favrile en conjunción con su primera producción de vidrio soplado. Algunos ejemplares tempranos de sus lámparas fueron exhibidas en la Feria Mundial de Chicago de 1893. Él registró el término “favrile” el 13 de noviembre de 1894. Luego extendió la utilización de este vocablo para toda su producción de vidrios, esmaltes y cerámicas. Las primeras lámparas producidas comercialmente son aproximadamente del año 1895. Gran parte de la producción de su compañía era la realización de vitrales para ventanas y la creación de lámparas, aunque su compañía diseñaba una completa gama de objetos de decoración para interiores. En su momento cumbre, su fábrica tuvo más de 300 artesanos. Tiffany utilizó todas sus habilidades en el diseño de su propia casa de Oyster Bay, New York, Long Island, que poseía 84 cuartos y fue finalizada en 1904. Más tarde fue donada a su fundación para estudiantes de arte, junto con 243.000 m² de tierras, pero fueron destruidas por un incendio en 1957. Tiffany mantuvo una estrecha relación con la compañía familiar Tiffany Company. Muchos de los productos que él producía eran vendidos allí. Después de la muerte de su padre en 1902 se convirtió en Director Artístico de Tiffany & Co. Tiffany Studios se mantuvo en actividad hasta 1928”. (Fuente: Louis Comfort Tiffany - Wikipedia, la enciclopedia libre). 

Para una mayor profundización y disfrute de su obra recomiendo: “TIFFANY” de Jacob Baal-Teshuva, publicada también por Editorial TASCHEN.

Louis Comfort Tiffany - Art Nouveau (youtube.com)

The Tiffany Chapel: A Masterpiece Rediscovered (youtube.com)

-continuará-

Todas las imágenes y/o vídeos que se muestran  corresponden al artista o artistas referenciados.
Su exposición en este blog pretende ser un homenaje y una contribución a la difusión de obras dignas de reconocimiento cultural, sin ninguna merma a los derechos que correspondan a sus legítimos propietarios.
En ningún caso hay en este blog interés económico directo ni indirecto.
Texto: Javier Nebot

martes, 9 de enero de 2024

174. El modernismo catalán. 1.

 Introduccción: Un movimiento “nuevo”, El Modernismo (1890-1914 aprox.)

El Modernismo fue un movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. La Primera Guerra Mundial y el enorme impacto social e ideológico que generó tal catástrofe, impulsaron otras corrientes artísticas mucho más rupturistas en el mundo del Arte y relegaron -casi hasta el olvido- el decorativismo estético de este movimiento. 

Un movimiento que se caracterizó, entre otras cosas, por defender un cierto retorno a la naturaleza como fuente de inspiración y por reivindicar una belleza visible en todos los ámbitos de la vida. Fue un esfuerzo creativo por contrarrestar las consecuencias de un industrialismo todopoderoso -que produjo verdaderos monstruos-, pero incorporando algunos elementos de éste que se consideraban artísticamente positivos como podían ser el hierro fundido y el cristal. 

Esta nueva tendencia artística tuvo seguidores fuera de Europa (de hecho se generó en los Estados Unidos), aunque podemos considerarla una expresión fundamentalmente europea con representantes en casi todos los países del continente. Curiosamente, no se denominó de la misma forma en cada uno de ellos. Así podemos señalar que esta corriente “fin de siglo” fue llamada “Art Nouveau” en Francia y Bélgica, “Sezession” en Austria,”Jugendstil” en Alemania y los países nórdicos, y “Modern style” en los países anglosajones (1). 

Modernismo (arte) - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Modernismo/Art Nouveau pretendió una ruptura (con matices, desde luego) con las diferentes tendencias artísticas de su época ( de ahí lo de arte “nuevo”): rechazó el academicismo, incluido el historicista -tan en boga y valorado por muchos coetáneos- y, también, los movimientos rupturistas como el realismo o el impresionismo

Probablemente, quien le dio un mayor soporte intelectual a la nueva tendencia fue John Ruskin (1819-1900), reconocido intelectual y teórico del Arte (2). 

Divulgador y prolífico escritor, sus ideas fueron determinantes en el movimiento Arts and Crafts (3) -que de alguna manera puede considerarse como el introductor de las tendencias modernistas en Inglaterra- e influyeron en múltiples artistas de la época que lo consideraron como el abanderado de las nuevas tendencias estéticas, especialmente William Morris, Burne-Jones y el resto de los prerrafaelitas (4). 

El modernismo encontró su expresión natural en multitud de formas artísticas, aunque quizás las más populares, hoy en día, sean aquellas obras que han hecho de la arquitectura y la pintura los principales estandartes; pero, desde luego, sería injusto olvidar el peso de esta tendencia en la escultura y en las llamadas artes decorativas (esenciales de forma autónoma, pero también por su clara aportación a la ornamentación arquitectónica). En Inglaterra, como ya he mencionado un poco más arriba, las ideas de Ruskin tuvieron especial eco a través del movimiento Arts & Crafts para cuyos seguidores la belleza se convirtió en algo prioritario a todos los niveles, trascendiendo incluso los parámetros considerados artísticos y pretendiendo influir también en los productos que nacían del industrialismo (que hasta el momento se consideraban exentos de cualquier validez artística, más, si cabe, si tenemos en cuenta que se le responsabilizaba de la desaparición de muchas artesanías y como la causa directa de muchos “feísmos”). 

Dentro de estas tendencias de recuperación artesana hay que señalar a Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) (5), discípulo de Ruskin, que fue uno de los fundadores de la “Century Guild” (una organización de artes y oficios, que reivindicaba también el innegable valor de los mismos) y que, junto con otros artistas, apostó por la franca utilización en todos los aspectos del arte de técnicas artesanas haciendo posible llevar el arte a objetos propios de la vida cotidiana y no sólo a museos o galerías. 

El modernismo consiguió un extraordinario desarrollo en países como Bélgica o Francia. 

En el primero destacaron figuras como Víctor Horta (1861-1947) (6) o Henry van de Velde (1863-1957) que aportaron ciertas variaciones, especialmente en arquitectura, en donde se mostraron menos adictos a las líneas curvas que otros coetáneos suyos y en el segundo sobresalieron personajes como Héctor Guimard (1867-1942) (7) (cuyas entradas al metro, por poner sólo un ejemplo, todavía seguimos fotografiando hoy todos los que vamos a París a empaparnos de “belle époque”) y multitud de pintores que aunque, desde mi punto de vista, pertenecieron a muy diferentes movimientos artísticos, algunos teóricos consideran insertos dentro de las pautas modernistas. 

Podemos referenciar entre ellos a: Henri de Toulouse-Lautrec (8), Paul Serusier, Emile Bernard, Georges de Feure, Pierre Puvis de Chavannes (9), Gustave Moreau (10), Félix Vallotton, Víctor Prouvé -también dibujante y escultor-, y el escultor Arístides Maillol. 

-continuará-

 (1). Aunque es cierto que en el Modernismo hay una serie de características y principios que lo hacen claramente reconocible también lo es que en cada país su desarrollo se expresó con formas distintivas propias lo que explica las obvias diferencias y los posibles confusionismos que pueden producirse a la hora de atribuir determinadas obras a este estilo. Alice Jurow (“Art Nouveau”. Madrid, Edimat 2007) señala: “La producción masiva de bienes de consumo para una creciente clase media empezó a inicios del siglo XIX; engendró un tipo de objetos decorativos llenos de incrustaciones que los diseñadores progresistas del movimientos Artes y Oficios (Arts & Crafts) y del Art Nouveau consideraron una atrocidad. Pero el Art Nouveau que surgió en la era del telégrafo, las publicaciones ilustradas y las revistas de arte de alta calidad, fue el primer estilo que se benefició de los medios de comunicación masivos y de la publicidad. Esto le proporcionó una trayectoria hoy en día familiar: la adopción temprana por una vanguardia intelectual, la apropiación rápida de la élite rica, el paso a la popularidad y al público mayoritario y su degeneración hasta convertirse en una versión diluida y de peor calidad para el público del último escalón del mercado para, así, dejar de estar de moda cuando la siguiente “novedad” apareció(p.10)

(2). John Ruskin es sin duda una figura especialmente relevante ya no sólo como propiciador de tendencias sino como teórico, crítico del arte y promotor de su enseñanza. Reaccionó contra el materialismo de la era victoriana (especialmente en su obra “Hasta esto último”) y asoció las argumentaciones morales y las iniciativas prácticas con la reflexión sobre el arte. Desarrolló la teoría de que existe una relación entre arte y naturaleza y esto se convirtió en un concepto intrínseco al movimiento del Art Nouveau y al desarrollo de la hermandad de los Prerrafaelitas de Dante Gabriel Rossetti. Admirador de la arquitectura gótica fue firme partidario del movimiento prerrafaelita y de la recuperación de las obras de artesanía que el pujante industrialismo amenazaba (En “La copa del olivo” denunció las funestas tendencias de la época industrial). Magnánimo, gastó una inmensa fortuna en instituciones y obras de alcance social y científico. No he logrado consultar ninguno de su libros en castellano (“Pintores modernos”, “Las siete lámparas de la arquitectura”, “Las piedras de Venecia” etc.) aunque el reconocimiento a su obra y a su labor está presente en las constantes referencias a él que he encontrado en muchos de los libros consultados. En un libro de corte diferente a la investigación artística (“El arte de viajar” Ed. Taurus. Madrid 2002) el filósofo Alain de Botton lo menciona como ejemplo de su capacidad para enseñar a ver y le dedica un capítulo dedicado a la importancia de adiestrar la mirada (pags.212 y ss.).

Biografía de John Ruskin (Su vida, historia, bio resumida) (buscabiografias.com)

John Ruskin - 137 obras de arte - pintura (wikiart.org)

(3). El movimiento “Arts & Crafts” fue más un precedente -lo mismo que el Art Decó se puede considerar un epílogo o “final con variaciones”-, al Art Nouveau. Cito de nuevo un texto de la ya mencionada Alice Jurrow: “Aunque Inglaterra nunca adoptó la estética del Art Nouveau con el mismo aplomo que la Europa Continental, contribuyó enormemente a su desarrollo. El trabajo de los talleres de William Morris y el gremio y escuela de artesanos de Charles Ashbee revolucionaron el diseño en Gran Bretaña y sus efectos, junto con las aspiraciones sociales y políticas del movimiento Artes y Oficios (Arts & Crafts), se sintieron en toda Europa. Los diseñadores probaron medios, diseño textil, de cerámicas y vitrales, en un intento de establecer el valor de la artesanía y su superioridad en comparación con la producción industrial. El arte medieval proporcionó inspiración y el trabajo de los prerrafaelitas cuyo objetivo era “estudiar la naturaleza atentamente…y simpatizar con lo que es directo y sincero…hasta la exclusión de lo que es convencional”, fue una fuente obvia para el culto a la naturaleza que impregnó gran parte de la estética del Art Nouveau.” (Op. cit. P.14) 

Movimiento Arts and Crafts - Wikipedia, la enciclopedia libre

Movimiento Arts and Crafts | Definición, Características, Ejemplos, Artistas, Muebles y Hechos | Britannica

(4). Los prerrafaelitas fueron una Hermandad de pintores, pero también de poetas, escritores y críticos fundada a mediados del siglo XIX por John Everett Millais, Dante G. Rossetti y William Holman Hunt. La Hermandad tuvo poca duración, pero no así su influencia, ya que muchos de sus postulados fueron posteriormente absorbidos por otros movimientos. El nombre del grupo se debe al movimiento pictórico que iniciaban y que reivindica una vuelta al estilo estético anterior a Rafael, adoptando detallismo y colorido propio de los pintores flamencos e italianos del “trecento” y el “cuatrocento”. “A partir de 1856, Rossetti se convirtió en el principal representante de la tendencia medievalista del movimiento. Su obra influyó en su amigo William Morris, del que fue socio en su empresa (y con cuya mujer tuvo tal vez un idilio). Ford Madox Brown y Edward Burne-Jones fueron también socios de la misma empresa. Gracias a ella, los ideales de la hermandad influyeron en gran número de arquitectos y diseñadores de interior, despertando el interés por el dibujo y la artesanía medievales. Esto condujo al movimiento llamado Arts and Crafts, encabezado por Morris. También Holman Hunt se implicaría en este movimiento de reforma del dibujo mediante la compañía Della Robbia Pottery. Hunt y Millais evitaron después de 1850 la imitación directa del arte medieval, interesados en profundizar en los aspectos realistas y científicos del movimiento prerrafaelita. Sin embargo, Hunt continuó destacando la significación espiritual del arte y, tratando de conciliar religión y ciencia, documentó cuidadosamente sus pinturas de tema bíblico con viajes a Egipto y Palestina. Por el contrario, Millais abandonó los postulados prerrafaelitas después de 1860, volviendo paradójicamente a una pintura más académica, con influencias de Sir Joshua Reynolds, que fue duramente condenada por William Morris y otros artistas… Miembros de la Hermandad Prerrafaelita:  John Everett Millais (pintor)  Dante Gabriel Rossetti (pintor, poeta)  William Holman Hunt (pintor)  William Michael Rossetti (crítico)  Thomas Woolner (escultor, poeta)  James Collinson (pintor)  Frederic George Stephens (crítico) Artistas y personalidades relacionados con la Hermandad  Ford Madox Brown (pintor, diseñador)  Edward Burne-Jones (pintor, diseñador)  Arthur Hughes (pintor)  Jane Morris (modelo)  William Morris (diseñador, arquitecto)  Valentine Cameron Prinsep (pintor, escritor)  Christina Rossetti (poeta)  Elizabeth Siddal (pintora, poeta y modelo)  John William Waterhouse (pintor)  Thomas Cooper Gotch (pintor)  Evelyn De Morgan (pintora)  Walter Howell Deverell (pintor)  Charles Allston Collins (pintor)  Thomas Seddon (pintor)  John William Inchbold (pintor)  Henry Wallis (pintor)  John Brett (pintor)  Anthony Frederick Augustus Sandys (pintor)  Simeón Solomon (pintor)  Eleanor Fortescue-Brickdale (pintora)  John Byam Liston Shaw (pintor) 

(Fuente: Wikipedia.: Hermandad Prerrafaelita - Wikipedia, la enciclopedia libre ). 

En este mismo blog: Desde el Renacimiento hasta nuestros días: Prerrafaelitas. Índice. (desdeelrenacimientohastanuestrosdias.blogspot.com)

(5). Arthur Heygate Mackmurdo fue un artista ingles que estudió con John Ruskin. Viajó por Italia con éste que lo animó a que estudiase arquitectura pero hoy en día se recuerda más a Mackmurdo por su trabajo en las artes decorativas. En 1882 creó el gremio conocido como Century Guild, una sociedad cooperativa de artistas y artesanos entre los que se encontraba William de Morgan (1839-1917), el diseñador más famoso de azulejos en el estilo Arts & Crafts. “El Century Guild promovió diferentes medios y materiales desde la tipografía hasta los tapices, y su objetivo era unificar una variedad de oficios y elevar las artesanías al mismo nivel que las bellas artes. Los estilos que se desarrollaron fueron eclécticos y, en muchos casos, se les puede considerar como los predecesores de las curvas asimétricas y el restallido de la “línea gótica” del Art Nouveau.” (“Art Nouveau”. Madrid, Edimat 2007. Pág. 232). 

Arthur Mackmurdo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Arthur Mackmurdo (urbipedia.org)

(6). Víctor Horta nació en Ghent y estudió en Bruselas en la École des Beaux Arts. Estuvo influido por otros arquitectos contemporáneos como el historicista Viollet-le-Duc (restaurador del estilo “medieval” que hoy en día luce, por poner un ejemplo, Carcasonne, Francia). Trabajó fundamentalmente en Bruselas diseñando tiendas comerciales así como numerosas residencias privadas. El Hotel Solvay es uno de sus proyectos que permanece todavía bastante intacto. Horta disfrutaba del contraste causado por el uso de materiales de distintas texturas y a menudo utilizó materiales industriales que eran visibles, incluso resaltados mediante luces eléctricas. 

Biografía y trabajo del arquitecto Víctor Horta – Moove Magazine

El arquitecto VICTOR HORTA hizo de Bruselas una ciudad MODERNA | Architectural Digest España (revistaad.es)

Home - Hôtel Solvay (hotelsolvay.be)

(7). Héctor Guimard fue arquitecto, decorador y diseñador de muebles. Es especialmente conocido por su obra en el Metro de París en donde utilizó hierro forjado y calado y vidrio entretejidos. Su obra asombró a los visitantes de la Exposición Universal de 1900 tanto como a muchos turistas de hoy. Al igual que Horta fue influenciado por Violet-le-Duc alcanzando gran reconocimiento por el uso innovador de materiales y como presentador en sociedad del emergente Art Nouveau.

Biografia de Hector Guimard (biografiasyvidas.com)

Héctor Guimard (epdlp.com)

(8).Toulouse Lautrec nació en Albi (en donde hay un pequeño pero interesante museo en su honor). Innovador, rompió con los métodos tradicionales de pintura inspirándose en pintores contemporáneos y en la cultura y arte japonés (que tanto impacto e influencia tuvieron en muchos artistas franceses). Alice Jurrow observa: “la representación de la mujer en el arte durante el cambio de siglo destapa otro reto importante para las sociedades contemporáneas: las mujeres eran representadas, habitualmente, como figuras de fantasía, interactuadas con la naturaleza, unidas a ella. En contraste, los cuadros realistas, valientes y animados de Toulouse-Lautrec demostraron que las mujeres podían ser retratadas como auténticas personas, involucradas en los aspectos mundanos de la vida diaria. Era el momento de una nueva era para las mujeres, tanto en la sociedad como en el arte, y la tensión entre el deseo de mantener el estado de las cosas y el floreciente movimiento a favor de los derechos de la mujer debió ser palpable para los artistas vanguardistas(Óp. cit. P.16). 

Sobre Toulouse-Lautrec (como sobre casi todos los pintores franceses de la época) hay infinidad de libros pero quisiera señalar aquí uno que, por su ajustado precio y buena calidad de impresión, es muy recomendable: “Toulouse-Lautrec” Editorial TASCHEN. 

Henri Toulouse-Lautrec - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)

Toulouse-Lautrec: arte, alcohol y decadencia en el París de la Belle Époque (nationalgeographic.com.es)

(9). Pierre Puvis de Chavannes nació en Lyon en 1824 y murió en París en 1898. “Tras estudiar en la École polytechnique, pasó una temporada en Italia. Decidió consagrarse a la pintura estudiando la obra de Eugène Delacroix y Thomas Couture. Al principio expuso en el Salón de 1850, pero tuvo problemas para hacerlo después. En 1854 y 1855, Puvis de Chavannes realizó frescos y pinturas murales en Amiens y en el Panteón de París. Sus obras son representativas del simbolismo pictórico. En Montmartre, tuvo una relación con una de sus modelos, Suzanne Valadon, que se convertiría más tarde en una de las artistas más importantes de su época. En 1890, fue uno de los fundadores de la Société Nationale des Beaux-Arts de la que más tarde sería presidente, y que pondría su nombre a unos premios, primero en el Musée d'art moderne du Trocadero y luego en el Grand Palais de los Campos Elíseos. Principales galardonados: Maurice Boitel (1963), Pierre-Henry (1968), Louis Vuillermoz (1969), Daniel du Janerand (1970), André Hambourg (1987). Puvis fue un autor de éxito, que abordó decoraciones en edificios públicos de Europa y Estados Unidos. Concitó al mismo tiempo elogios y furibundas críticas; su éxito y proximidad a las altas esferas disgustaban a muchos pintores impresionistas que estaban pugnando simplemente por subsistir. Sin embargo, los maestros realmente rompedores, Gauguin y Picasso, así como el grupo de los Nabis, admiraron a Puvis por su fantasía y por el uso libre que hacía del color y de las formas. Su técnica favorita era el óleo sobre lienzo, pero con una característica que lo hacía muy especial, que era la de simular el fresco. Organizaba las obras sobre telas de gran formato que luego encolaba a las paredes. Sus temas estaban inspirados en mitología, historia y literatura. Las referencias clásicas en su forma de trabajar estaban también inspiradas en los artistas que conoció durante su viaje a Italia. Se dedicó a simplificar el dibujo y en la aplicación del color, trabajó a base de grandes superficies de un mismo tono, que se podían considerar el anticipo de Paul Gauguin. Sus obras presentan una atmósfera de quietud. Parecen visiones que van más allá del tiempo y del espacio.” 

Pierre Puvis de Chavannes - Wikipedia, la enciclopedia libre

Pierre Puvis de Chavannes - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)

(10). Gustave Moreau (1826-1898), es claramente un pintor que se anticipó al movimiento simbolista en el que mayoritariamente se le incluye (aunque el movimiento “oficial” empezó en 1886 con Jean Moréas). Algunos estudiosos lo relacionan puntualmente con el modernismo más por la influencia que tuvo sobre algunos de sus miembros que porque él colaborase activamente en dicho movimiento. La casa en donde vivió en París (Calle La Rochefoucauld nº 14) es hoy en día un museo dedicado a él y una visita muy recomendable para todos los aficionados al arte. En la colección TASCHEN también encontramos un tomo dedicado al movimiento simbolista en el que se analizan algunas de sus obras (“El simbolismo”, de Michel Gibson Ed. Taschen.).

Moreau, Gustave. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (museothyssen.org)

Gustave Moreau - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)

Todas las imágenes y/o vídeos que se muestran  corresponden al artista o artistas referenciados.
Su exposición en este blog pretende ser un homenaje y una contribución a la difusión de obras dignas de reconocimiento cultural, sin ninguna merma a los derechos que correspondan a sus legítimos propietarios.
En ningún caso hay en este blog interés económico directo ni indirecto.
Texto: Javier Nebot